luni, 6 decembrie 2021

Mi-am dorit să rezulte o declaraţie de amor adresată culturii literei ñ, atât de complexă, uluitoare, fascinantă

 În septembrie 2021, la Institutul Cervantes din Bucureşti a fost inaugurată una dintre cele mai frumoase expoziţii la care am luat parte în ultimii ani. Un proiect plin de culoare, o invitaţie atipică şi provocatoare adresată tuturor iubitorilor de frumos, o altfel de întâlnire cu pictura: prin intermediul unei expoziţii de pălării realizate de artista Cosmina Nicolescu, inspirate din creaţiile unora dintre cei mai faimoşi pictori spanioli şi hispano-americani.
Opere ale unor artişti precum Joaquín Sorolla, Ricardo Balaca, Alonso Sánchez Coello, Claudio Coello, Francisco Goya, Adelardo Covarsí, Pablo Picasso, Francisco Zurbarán, Raimundo de Madrazo, Antonio Berni, Miquel Barceló, Carmelo Fernández, Frida Kahlo, Remedios Varo sau Diego Velásquez au constituit sursa de inspiraţie pentru cele 16 pălării create de Cosmina Nicolescu, reunite într-o expoziţie-concept cu tema "Pălăria spaniolă", găzduită în sala de expoziţii a Institutului Cervantes.
Designerul a abordat acest element vestimentar din perspectiva sa de obiect pictorial: parte dintr-o capodoperă şi o formă de expresie artistică. Au fost alese câteva pălării ilustrate în picturi în care rolul acestora are o încărcătură mai mare decât cel superficial de obiect doar uneori folositor. Poate în mod surprinzător, pălăriile reuşesc să conţină complexitatea şi forţa culturii spaniole. Conceptul pe care îl propune Cosmina Nicolescu porneşte de la ideea că "pălăria reprezintă mai mult decât un simplu accesoriu, fiind o notă personală care întregeşte personalitatea celui care o poartă şi prin care, la o privire mai atentă, se pot citi timiditatea, emoţia, respectul, politeţea rece, dorinţa de a seduce, nerăbdarea sau pedanteria. Felul în care este purtată pălăria, înclinarea sa, lungimea penelor sau dimensiunea ornamentelor, culoarea şi textura pot fi mărci ale identităţii, intenţiilor, calităţilor, statutului, cantităţii de alcool consumat, stilului, averii, modestiei, vârstei posesorilor ei".
Am încercat să pătrundem puţin-puţin în spatele "cortinei", să aflu mai multe despre cum s-a născut acest proiect, dar şi despre rolul pălăriei în estetica lumii de astăzi purtând acest scurt dialog cu artista Cosmina Nicolescu.

Cosmina Nicolescu, creatoarea celor 16 pălării reunite în expoziţia "Pălăria spaniolă" de la Institutul Cervantes

Sunt multe naţii în muzeul meu personal

Oana Boca Stănescu: Aţi creat 16 pălării inspirate de mari creaţii ale picturii spaniole şi hispano-americane. Aveţi o relaţie specială cu pictura din spaţiul spaniol şi cel al Americii Latine sau pur şi simplu v-aţi apropiat de ea după momentul în care aţi acceptat provocarea de a crea proiectul Pălăria spaniolă?
Cosmina Nicolescu: În foarte-tinereţe îl iubeam pe Zurbarán. Eram chiar mândră de această afinitate cu un pictor monocrom şi pasionat de un singur subiect major. Când am îmbătrânit, m-am pomenit îndrăgostindu-mă grav de Sorolla. Am vizitat o expoziţie la Londra care îi era dedicată şi am fost atât de impresionată, încât în momentul acela am refuzat să cumpăr un album cu reproduceri - nu-mi doream ca impresiile originalelor să dispară din memorie, jignite de alăturare. Ulterior, am fost foarte fericită când am primit cadou albumul expoziţiei.
Sunt multe naţii în muzeul meu personal, dar, când am primit onoranta propunere a Institutului Cervantes din Bucureşti, a răsărit ideea unei expoziţii de pălării aflate într-o relaţie intimă cu cele din tablouri şi, astfel, constructorul interior a adăugat o aripă nouă muzeului imaginar în care am aşezat capodoperele alese. Pe unele dintre ele le-am descoperit abia cu această ocazie.

Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

O.B.S.: Cum aţi făcut selecţia picturilor care au constituit sursa de inspiraţie pentru cele 16 creaţii proprii?
C.N.: Perioada de căutare s-a declanşat după ce am realizat că lista iniţială - cea spontană - nu conţinea toate epitetele pe care îmi doream să le alătur culturii spaniole.
Am vrut să găsesc cât mai multe exemple de folosire a pălăriei în compoziţia tabloului, care să adauge o faţetă, un adjectiv, să conţină unul dintre multele mesaje pe care le poate transmite acest obiect vestimentar. Prin alăturarea acestor adjective, din tablouri care nu au fost puse vreodată alături, mi-am dorit să rezulte o declaraţie de amor adresată culturii literei ñ, atât de complexă, uluitoare, fascinantă.

Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

Au fost direcţii mari, a căror evidenţă a solicitat doar alegerea unui tablou exemplar - cum este cel al graţiei feminine (Contesa de Solana de Goya) - şi au fost direcţii în care tabloul găsit şi pălăria dedicată au fost surprize însoţite de bucuria descoperirii - cum este cel al pictorului Ricardo Balaca, specializat în scene de război (secolul al XIX-lea), căruia însă i-a scăpat un tablou având ca subiect un bal unde perechile se învârt aşa de tare, încât tuşele sunt unite. Rochiile se dizolvă în aer şi praf la marginea centrifugei ringului, iar siluetele domnilor sunt atât de înfăşurate în jurul doamnelor, încât doar pălăriile rămân vizibile. O minunăţie!
Un singur cuplu tablou-pălărie a pornit din urgenţa prezentării unei forme anume de pălărie, căci aşa-numita pălărie Panama trebuia să aibă locul ei aici, iar în acest caz descoperirea unui autor, nu tocmai celebru, nu tocmai Pictor, dar genial a fost un festin în sine. Carmelo Fernández a reprodus în mod remarcabil, pe parcursul expediţiei geografice pe teritoriul Columbiei de astăzi, unde fusese invitat ca inginer, confecţionarea pălăriilor numite Panama, ca ilustrator atent şi fără să uite să strecoare jocuri erotice între personaje.
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

Cu toate picturile am o relaţie asemănătoare celei stabilite de locuirea împreună mai mult timp

O.B.S.: Din lista celor 16 picturi celebre, aveţi o tandreţe specială pentru una anume?
C.N.: Îmi place cuvântul pe care l-aţi folosit: tandreţe. Cu toate picturile am o relaţie asemănătoare celei stabilite de locuirea împreună mai mult timp. Mi-e greu să aleg între Velázquez, de la care a pornit totul, căci tabloul lui (Capitularea cetăţii Breda) interpretat de multe ori, de mulţi magistrali, conţine cele două pălării amplasate central care, pentru mine, sunt atât de vocale, încât acoperă cu lână sonorul lăncilor din fundal. Sau să mă opresc la descoperirile recente, cum este Remedios Varo, cea cu a cărei lume suprarealistă şi ironică am ajuns să rezonez. Nici nu e greu, în acest moment precis, să alegi exilul din realitatea imediată, precum a făcut-o ea.
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

O.B.S.: Există o întrebare celebră cu izolatul pe o insulă pustie. Preluând-o aici, dacă ar fi să fiţi pusă în situaţia de a vă izola pe o insulă pustie cu una dintre cele 16 pălării create de dumneavoastră pentru expoziţia Pălăria spaniolă, care ar fi aceasta?
C.N.: Pe insulă aş lua Imponderabila, pălăria inspirată de seria africană a lui Barceló - spre împăunare în faţa pustiului şi pentru a-mi aminti felul admirativ-flatant în care pictorul spaniol vede silueta unei femei ce poartă o povară ca şi cum ar fi o coroană eterică.
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

Graţia e o stare care mă interesează. Compoziţia ei.

O.B.S.: După această serie de pălării reunite tematic într-un proiect cultural vă gândiţi să iniţiaţi şi alte proiecte conceptuale? La ce visaţi acum?
C.N.: Expoziţia Pălăria spaniolă a fost pentru mine un mod de a rezuma o situaţie a dialogului. Când intri într-un muzeu, e sănătos să iniţiezi un dialog, căci avantajele obţinute sunt palpabile. Dacă ai o capodoperă în faţa, e bine să obţii ceva personal de la ea. Ce am speculat eu poate fi tot atât de semnificativ precum întâlnirea unui zidar sau a unui tâmplar cu un tablou. Aş vrea cu ardoare să văd o expoziţie a unui om care a studiat tencuiala reprezentată pe pereţii casei Cinei din Emaus sau din Castelul Meninelor. Dar ce este acolo nu poate fi fără însemnătate.
În acest moment mă preocupă tipul zilnic de expunere: cât de mult avem nevoie de lucrurile care nu sunt destinate exclusiv supravieţuirii. Exersez acest tip de dialog, zilnic, pe pagina de Facebook a Fandacsia.
Mă gândesc la o colecţie de pălării cu nume de doamne hotărâte, dar graţioase.
Graţia e o stare care mă interesează. Compoziţia ei.
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

O.B.S.: Fiecare colecţie este, de fapt, un discurs al fiecărui creator. Cum vă antrenaţi "discursul", de unde vă luaţi inspiraţia?
C.N.: Întrebarea legată de inspiraţie mă blochează mereu, căci nu e un mecanism pe care îl înţeleg sau îl stăpânesc. Nu deţin puterea de a chema inspiraţia. Apare în belşug, preaplin, dar şi în constrângere, în expunerea la bine sau din tristeţe.
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

Să fii omul pălăriei tale

O.B.S.: Pălăria este un accesoriu care, dincolo de rolul funcţional şi estetic, a exprimat poziţionarea în societate. Poate mai mult decât orice alt articol vestimentar, pălăria a devenit de-a lungul timpului o extensie a personalităţii fiecăruia, un accesoriu care, purtat aşa cum se cuvine, marchează anumite ocazii sau evenimente. Totuşi, în România, purtarea pălăriei pare a fi o poveste de nişă. Este adevărat?
C.N.: În România, purtarea pălăriei a fost influenţată de comunism, căci apariţia bascului a fost premiată în lucrările de propagandă, în imagistica oficială, pe când pălăria era asociată cu eleganţa unui trecut ce trebuia şters, eliminat, fiind considerat decadent. Astăzi, aceste directive mentale aproape au dispărut. Mă bucur, în cercul meu pe care îl consider uriaş, de inspiraţia oferită de doamnele purtătoare de pălării şi de gânduri deştepte. Sunt foarte recunoscătoare marelui meu cerc căci, dacă nu eşti încurcat de complexitatea proprie, nu eşti deranjat de mesajul pe care îl poate transmite / adăuga o pălărie şi chiar vrei să fii omul pălăriei tale.
Expoziţia "Pălăria spaniolă" - Cosmina Nicolescu (foto: RoZa Zah)

O.B.S.: Se spune că pandemia, care ne-a forţat să petrecem foarte mult timp izolaţi în case, îmbrăcaţi aproape oricum, a modificat câte puţin din standardele şi ambiţiile oamenilor în plan vestimentar. Cum credeţi că a afectat această perioadă nevoia de cochetărie, de frumos integrat în cotidian, inclusiv purtarea pălăriilor?
C.N.: Aici pot spune că sunt doamne şi domni în jurul meu care au abordat pălăria ca stindard al rezistenţei la atacul defetismului, al urâtului, dezbinării şi al lipsurilor sufleteşti de toate felurile, lipsuri care duc la tragedii. E un moment tare trist. Sper să fiu în stare să ţin atelierul în funcţiune pe această redută de catifea, în încercarea de a oferi o bucurie, acolo unde e nevoie. Poţi purta pălăria acasă - numindu-te regina locului - sau o poţi trage după tine, într-o conversaţie pe zoom, schimbând în bine starea tuturor. Există, desigur, şi multe pălării care ţin un cald frumos. Femeile franceze, în timpul ocupaţiei, desenau celebra dungă de ciorap pe piciorul gol, dar excelau şi în purtarea pălăriilor, căci le confecţionau din ziare sau apelau la designer pentru asta - pălării cu voaletă. Aş vrea să fiu bine înţeleasă când susţin "baba pieptănată", căci nu îndemn la recluziune, ci la activism şi implicare.
Cosmina Nicolescu, autoarea expoziţiei "Pălăria spaniolă"

Cosmina Nicolescu şi-a înfiinţat atelierul de pălării Fandacsia în 2007 în Bucureşti, după mulţi ani în care a visat la acest proiect, timp în care a lucrat ca regizor de film şi producător. Pe parcursul carierei sale bogate de-a lungul a 20 de ani, a regizat o telenovelă pentru Prima TV, realizată în coproducţie cu SonyPictures, o serie de câteva emisiuni culturale pentru TVR Cultural şi o emisiune educativă destinată antreprenorilor, pentru TVR2, pentru care a primit Premiul Clubului Român de Presă pentru jurnalism economic. Ulterior, Cosmina Nicolescu s-a concentrat exclusiv pe confecţionarea de pălării, a lansat numeroase colecţii sub brandul Fandacsia, a realizat câteva mii de pălării, prezentate în cadrul a diferite expoziţii, şi a fost invitată să facă parte din evenimente precum Design Month Graz - UNESCO City of Design.

Să nu mă judec, să fac, să aflu după

 Din 2016 până în prezent, la Reactor toamna înseamnă o nouă premieră realizată în cadrul proiectului Drama 5 - rezidenţe de scriere dramatică.

Această etapă încheie un proces mai lung de laborator, în cadrul căruia 5 autori dramatici beneficiază anual de spaţiu de creaţie, de feedback şi de diseminare, pentru finalizarea a 5 piese noi. La final, una dintre ele e aleasă pentru a fi montată şi integrată în repertoriul spaţiului Reactor. De asemenea, toate piesele sunt publicate în volum pe LiterNet (descărcaţi gratuit volumele din ediţiile 2016 - 2020 ale Drama 5 aici - 2016, 2017, 20182019, 2020).

În 2021, spectacolul Ale mele, pe un text scris de Mădălina Stoica, este regizat de Raul Coldea şi îi are în distribuţie pe Cătălin Filip, Raluca Mara, Alina Mişoc/Sergiu Diţă, Doru Taloş, Tavi Voina. Avanpremiera va avea loc în data de 24 octombrie 2021, de la ora 20, iar premiera în 25 octombrie 2021 de la ora 20.

Ale mele e un spectacol care vorbeşte despre iluzia confortului şi despre lucrurile care ne leagă unii de alţii atât de tare, încât ajungem să nu ne mai vedem pe noi înşine ca persoane întregi.

Mădălina Stoica (foto: Bogdan Botaş)

Reactor: Cum ai început să scrii teatru?
Mădălina Stoica: Am dat la master şi cam aia a fost. Nu plănuiam să scriu teatru propriu-zis, mă interesa să iau pasiunea pe care o aveam deja pentru scris şi s-o transform în ceva concret. Terminasem UNATC-ul şi să continui pe linia teatrului suna cel mai rezonabil.

Reactor: Există autori pe care îi admiri şi al căror stil te-a inspirat?
Mădălina Stoica: Strindberg cred că a fost primul care m-a dezarmat, la nivel de atmosferă. Cam acelaşi rol l-a avut şi Faulkner în literatură. Şi îmi plac ruşii, dar nu cred că am vorbit cu persoane cărora să nu le placă. Întorcându-mă la teatru - O`Neill, Tennessee Williams. Îmi place mult un text al lui Sophie Treadwell, Machinal. De ceva timp descopăr textele în forme alternative - Martin Crimp, Falk Richter. Am studiat actoria pe texte clasice în principiu, deci am o reticenţă la tot ce înseamnă restructurare şi colaj. Dar studiez scrierea dramatică de doar doi ani, cred că sunt în punctul în care caut să mă inspire orice. Şi sunt foarte critică în gândire, aşa că parcursul pe care îl încerc e să văd mai mult din ce funcţionează în orice tip de text, şi nu ce cred eu că îi lipseşte.

Reactor: Cu ce gânduri ai venit în Cluj la Drama 5?
Mădălina Stoica: Presupun că voiam să restructurez puţin dialogul pe care îl am cu cenzura. Cu un corect teatral şi cu un corect al felului în care gândesc - normele se inserează oricum în momentul în care înveţi să faci ceva nou. Înveţi despre cum s-a mai făcut, în primul rând, iar asta creează tipare. M-am axat pe deconstrucţia lor şi pe descoperirea unor reguli care se potrivesc pe ce vreau eu să spun şi pe felul în care aleg să o fac. Asta duce la experimente, şi cred că scopul principal al acestei rezidenţe a fost să nu-mi propun ca textul să fie unul reuşit - în măsura în care chiar e posibil să nu-ţi doreşti asta - ci să spun lucruri pe care le resimt ca fiind profund ale mele, fără să mă mai gândesc obsesiv dacă au sau nu ce căuta acolo, fără să caut o justificare în prealabil. Să nu mă judec, să fac, să aflu după.

Reactor: Povesteşte puţin despre textul tău, cum a apărut ideea, cum a fost procesul de lucru etc.
Mădălina Stoica: Ideea a apărut acum doi ani cât eram în carantină, dacă putem vorbi despre aceeaşi idee, deşi nu prea cred. Ştiam că e despre doi copii, despre izolare, ştiam că mama e bolnavă, dar că nu apare niciodată, că tot ce vedem e efectul lumii exterioare asupra acestor doi fraţi care stau mereu în camera lor, rupţi de tot. La Drama 5 am rescris şi puţinul cu care am venit, am restructurat, am adăugat. I-am trimis lui Raul (regizorul spectacolului) o variantă destul de proastă, Raul mi-a confirmat că e proastă şi am reluat acelaşi proces. Era, în primul rând, cuminte, iar Raul a fost exact ce aveam nevoie ca să mă prind cum se traduce practic în construcţia piesei lipsa de cenzură pe care o căutam, gândul brut. Textul spectacolului e în primul rând un produs al muncii în echipă, cu direcţii pe care nu le anticipasem şi nu le-am gândit. Un minus al piesei este că lansează multe piste fără să le rezolve. Cel puţin aşa zic eu. Asta dacă vorbim de opţiuni şi structură, dar pariul meu a fost să las obsesia cu structura la o parte momentan. Pe lângă asta, a fost foarte liniştitor să lucrez cu Raul şi să văd un om cum devine din ce în ce mai îndrăgostit de bucăţi din text pe care eu, dintr-un punct încolo, le-aş fi scos fără prea multe reţineri.

Reactor: Actriţă sau autor dramatic? Ce îţi oferă fiecare diferit de celălalt?
Mădălina Stoica: N-am plănuit niciodată să aleg. Adrenalină versus timp de gândire cred că e schema principală cu ce primesc. Pe deoparte, să mă arunc şi să gândesc în acţiune vine dintr-o dorinţă de a mă autodepăşi constant şi e la ce ajung în viaţa de zi cu zi ca o revoltă împotriva faptului că gândesc prea mult. Pe de altă parte, scrisul mă bagă într-o zonă observaţională care mă satisface foarte tare. Dar ca să pot să scriu aşa cum vreau / simt, am nevoie să mă conving că nimeni n-o să citească niciodată ce-am scris - şi n-am cum să fac asta vreodată. Pentru că ăsta e un gând pe care-l am constant în cap, fiecare cuvânt din fiecare draft e dublat de diferite voci cu diverse păreri. Cam la asta mă ajută actoria - e nevoie să cultivi un soi de încredere în tine ca să te laşi privit. Dincolo de catharsis şi alte discuţii, totul porneşte de la faptul că accepţi privirile oamenilor mai uşor decât alţii. Nu ştiu dacă e plăcere pentru mine, cât e fascinaţia că există un mediu în care asta e convenţia. În viaţa de zi cu zi scopul e să nu atrag atenţia - comunicarea prin scris îmi vine natural. Pe scenă e o normalitate ca toată lumea să se uite la mine. Nu ştiu. Au sens una lângă alta. Când am de jucat, autorul dramatic oferă distanţă şi claritate, găseşte opţiuni, adaugă opţiuni. Când scriu - dacă devin invidioasă gândindu-mă că la un moment dat va trebui să distribui unei alte actriţe rolul pe care-l scriu, sunt pe drumul cel bun.

Reactor: Care ar fi viitorul ideal pentru tine, atât ca actriţă, cât şi ca autor dramatic? Ai putea să alegi între cele două roluri?
Mădălina Stoica: Nu prea înţeleg de ce mi-aş alege o meserie. Am dat la actorie pentru că mi-ar plăcea să joc, nu neapărat ca să devin actriţă. Sigur că am devenit actriţă între timp, nu filozofez cu semantica, dar cred că alegerea unei meserii limitează - mă limitează pe mine, cel puţin. Dacă m-aş axa pe o singură meserie aş fi mai mult sau mai puţin forţată să depun toate eforturile ca s-o practic, iar ea inevitabil vine cu părţi bune şi rele; alergătură, compromisuri - mai ales azi şi mai ales ca artist independent. Goana e ceva la ordinea zilei şi te face să crezi că dacă te agiţi mult, asta-nseamnă că faci. Îmi place să-mi iau timp. Ideal ar fi să nu mă rezum la actorie şi scriere, să descopăr mai multe laturi artistice în primul rând. În al doilea rând, să nu mă ghidez după meserie. Să am pur şi simplu proiecte interesante pe care vreau să le fac, să-mi pun în aplicare ideile şi să-i ajut pe alţii să-şi pună ideile lor în aplicare. Indiferent de calitatea în care acţionez.

Reactor: Ce planuri ai pentru viitor? Acum mai scrii ceva?
Mădălina Stoica: Acum lucrez la un spectacol care o să fie făcut în Praga, în cadrul proiectului Face to Faith, cu Alin Neguţoiu şi Cosmin Stancu. Mai scriu pentru Teatrul Improbabil, un teatru audio independent coordonat de Alexandru Ivănoiu şi urmează să încep un proiect la Craiova în cadrul Theatre Networking Talents. Am foarte multe planuri de viitor care implică foarte multe meserii, aş vrea să învăţ tot felul de lucruri. Limbi străine, afaceri, film, pedagogie. Muzică. Nu ştiu. Când eram mică voiam foarte tare să fiu chelneriţă şi să mă întreţin din ceva care să-mi permită să fac facultăţi pe bandă rulantă. În capul meu exista un salariu universal, indiferent de meserie, nu îmi imaginam că cineva a stabilit nişte diferenţe. Mă rog, am crescut, nu mai sunt comunistă aparent, dar, în linii mari, urmăresc acelaşi lucru. O să văd. După cum am zis, îmi place să-mi iau timp. Mi se pare că nimeni nu-şi ia.


ALE MELE
De
Mădălina Stoica
Regia: Raul Coldea
Scenografia: Alexandra Budianu
Coregrafia: Sergiu Diţă
Asistenţă regie: Dominik Mario Iabloncic, Robert Kocsis
Cu: Cătălin Filip, Raluca Mara, Alina Mişoc, Doru Taloş, Tavi Voina
Durata: 100 min. / Vârsta: 16+

"Ale mele e o piesă despre doi fraţi care se confruntă cu moartea mamei. În acelaşi timp, e un text despre doi adulţi, despre traume din copilărie, despre izolare, codependenţă şi maturizare forţată. Iar la finalul zilei, este o poveste despre intimitate în care am încercat să răspund la întrebarea «de ce rămânem?»" (Mădălina Stoica)

Mai multe detalii puteţi găsi pe site-ul www.reactor-cluj.com sau pe www.facebook.com/ReactorCluj

Evenimentul face parte din proiectul cultural Drama 5. Ediţia a VI-a, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.
Evenimentul este co-finanţat de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca prin proiectul Reactor 2021. Proiecţii despre viitor.

A crede că ştii cum se face meseria poate deveni o capcană - Vitrine Imposibile

 În luna octombrie 2021, trei personaje au coborât de pe scena de teatru şi au poposit în spaţiile a trei galerii din centrul Bucureştiului - proiectul Vitrine Imposibile, o instalaţie performativă produsă de Vanner Collective, în regia Iuliei Grigoriu, a adus în văzul lumii Supra Feţele care au fost mai mult decât performance-uri, au fost episoade ce dau voie slăbiciunilor noastre să se manifeste. Trei mărturisiri, trei dezvăluiri, trei momente artistice de 15 minute ale unor fiinţe improbabile: copilul nenăscut, diavolul şi omul fericit, au putut fi văzute într-un itinerariu între trei galerii de artă: Galateea, Nemţoi şi 1001 Arte, în care s-a deschis discuţia despre umanitate şi adevăr.
Despre teatru, publicul din România şi acest performance atipic povesteşte Nicoleta Hâncu, actriţă în proiectul
Vitrine Imposibile.


Anca Spiridon: Spune-ne puţin despre tine: cum te-ai format ca artist?
Nicoleta Hâncu: Cred că bucuria de a descoperi ceva nou, de a mă descoperi cu fiecare rol, m-a ajutat şi m-a motivat cel mai mult. Am învăţat să am răbdare, să pun câte o cărămidă, deşi vizualizam întreg ansamblul şi-mi doream să-l construiesc pe tot odată. Nu ştiu dacă m-am format ca artist, cred, mai degrabă, că sunt într-o formare continuă.

A.S.: Dintre toate lucrurile pe care le puteai face, de ce tocmai arta performativă?
N.H.: Cred că este locul în care am învăţat să fiu liberă.


A.S.: Simţi vreo evoluţie în ceea ce priveşte arta performativă în România, faţă de începuturile tale?
N.H.: Cred că arta este nevoită să evolueze odată cu vremurile, implicit şi artiştii care o practică. Cât despre sprijinul pe care îl primeşte în demersul său, aş vrea să dau un răspuns pozitiv, dar momentan nu e cazul. Simt că suntem daţi deoparte de ceva timp, ignoraţi chiar, iar senzaţia de inutilitate este mai acută ca oricând.

A.S.: Cum percepi publicul de la noi şi ce relaţie ai cu el?
N.H.: Am avut norocul să întâlnesc mulţi iubitori de teatru, aşa cum rar întâlneşti. Cred că teatrul nu e privit ca ceva esenţial în societatea noastră şi asta mă întristează, dar responsabilitatea nu este neapărat a spectatorului ci, mai degrabă, a celor care ne conduc. Şi, cu toate astea, există oameni care au văzut spectacolele în care joc de mai multe ori, ştiu replici pe de rost, aduc flori şi bomboane, vin la premierele de film. Sunt nişte relaţii speciale. Şi le mulţumesc pe această cale. Ştiu ei care sunt.

 

A.S.: Cum ai aflat de Vitrine Imposibile şi cum ai ajuns să faci parte din proiect?
N.H.: M-a sunat Iulia. Ne-am văzut, ne-am plăcut şi am început.

A.S.: Cum ţi se par cele trei personaje şi care crezi că e misiunea proiectului?
N.H.: M-am îndrăgostit iremediabil de personaj. Poate şi pentru că se potriveşte ca o mănuşă cu trauma colectivă pe care o trăim. Cred că este o viziune pe care o avem cu toţii, dar încercăm s-o domolim. În vremurile pe care le trăim este şi mai evidentă. Iar faptul că ne ridicăm întrebări şi căutăm răspunsuri mi se pare o modalitate sănătoasă de a traversa această perioadă. Merită să trăieşti într-o lume în care oamenii, din dorinţa de a fi iubiţi şi acceptaţi, ajung să se judece între ei, să se urască, să-şi facă rău sau să facă rău în jur?


A.S.: Care a fost cea mai grea şi care cea mai faină parte a performance-ului?
N.H.: Greu mi-a fost să joc într-o vitrină, pe o stradă plină de maşini, ambulanţe, claxoane şi muzică, fain a fost să văd publicul atât de aproape, să văd cum ajunge la ei ce spun, cum dau din cap afirmativ sau mă dezaprobă, cum îmi vorbesc sau doar mă salută, unii cu lacrimi în ochi, alţii, aparent, indiferenţi.



A.S.: Cum e să lucrezi cu toate echipa din faţa şi din spatele Vitrinelor?
N.H.: Am simţit că înţeleg contextul şi că investesc toată energia de care dispun pentru ca noi, actorii, să putem oferi, la rândul nostru, ce avem mai bun.

A.S.: Te-ai temut de ceva când te-ai implicat în acest proiect?
N.H.: Mă tem de fiecare dată când încep un proiect că n-o să pot face rolul. Este felul meu de a învăţa să o iau de la zero. A crede că ştii cum se face meseria poate deveni o capcană. Şi ăsta e felul meu de a evita asta.

A.S.: Cum ţi se par reacţiile de până acum la Vitrine Imposibile şi ce aşteptări ai avut? A venit acest proiect cu surprize?
N.H.: Mult mai bune decât mă aşteptam. M-am bucurat să văd că oamenii sunt atenţi, în ciuda faptului că stau pe o stradă aglomerată, că ascultă şi empatizează.

A.S.: Cu ce ai vrea să plece privitorii acasă după acest performance?
N.H.: Cu orice, doar să plece cu ceva. Asta, în sine, e un câştig.

A.S.: Ce mai pregăteşti în viitorul apropiat?
N.H.: Mă pregătesc să traversez cât mai sănătos, atât psihic, cât şi fizic, perioada asta. Cât despre meserie, o premieră la Unteatru şi un lungmetraj în 2022.


Instalaţia performativă Vitrine Imposibile a fost produsă de Vanner Collective în parteneriat cu Galeria Galateea Contemporary Art, Galeria Nemţoi, Galeria 1001 Arte, Teatrul Nottara şi Centrul de Tineret al Municipiului Bucureşti. Cele trei personaje nemaivăzute au purtat semnătura actorilor Nicoleta Hâncu, Ionuţ Grama şi Codrin Boldea. Textele din proiect sunt Super gagiul de Cleopatra Constantinescu la Galeria Galateea, Cel care a inventat opţiunea de Sever Bârsan la Galeria Nemţoi, Hepinass după Radu Iacoban la Galeria 1001 Arte.

Scenografia spectacolului a fost semnată de
Alexandra Lupeş, costumele şi machiajul de Sofia Iorga Miric, universul sonor a fost creat de Adrian Piciorea, iar light design-ul aparţine lui Daniel Buglea.

Întâlnindu-l pe Vlad - 10 ani după 10+2 pentru Film la TIFF (2012-2022)

 Apropo de meme-uri ca viaţa bate filmul, viaţa în online şi viaţa ca un teatru, întâlnirea cu Vlad a prins mai multe dimensiuni, pe măsură ce avansam în comunicare. Nu ne-am întâlnit în persoană, dar ne-au ajutat intermediarii, şansa şi sincronul cu fotograful Adrian Danciu care l-a surprins în imagini pe Vlad la Bucureşti, la câteva zile după ce a devenit tată. Pe lângă toate pălăriile pe care le poartă pe parcursul unei singure zile, de la regizor la scriitor, şi de la actor la profesor de actorie, Vlad a mai primit un rol. L-am surprins între două etape din viaţa lui şi l-am întrebat fără să-l fi cunoscut. Despre nevoia de a fi văzut, dispersie, viaţa de culise, viaţa de cartier şi din facultate, într-un live streaming perpetuu. Spectacolul vieţii lui continuă: pe atât de dinamic şi pe atât de palpitant, Vlad vede lucrurile din mai multe unghiuri.

Am reuşit să surprindem câteva dintre ele. Iată un interviu de aici şi acum, din lumi paralele, după zece ani, conectaţi în digital... Întâlnindu-l pe Vlad
.



Manu Anghelescu: Pornind de la povestea ta de viaţă de până acum (teatru de liceeni înainte de 2012, apoi UNATC - finalizat cu doctorat, serialul HBO Valea Mută, roluri în teatre diverse, în special în teatrul Nottara, unde eşti angajat din 2017, profesor de actorie, dramaturg şi scriitor de nuvele (ai chiar un - să-i zicem în lipsa unui termen mai bun - aproape-roman făcut din mai multe poveşti ce au un aer şi un univers comun aici, pe LiterNet), regizor prezent de la prima încercare în selecţia Festivalului Naţional de Teatru, FNT 2021, experienţa de aproape părinte - în curând vei avea un copil), cum vezi cei zece ani care au trecut de la 10 pentru Film la TIFF (2012)?
Vlad Bălan: Încă nu îmi vine să cred că au trecut 10 ani de atunci. Pentru mine cel de atunci TIFF-ul a fost ca un fel de Narnia. Eu eram în clasa a XII-a, mă pregăteam de Bac şi de admitere la actorie, la UNATC. Tot ce s-a întâmplat în zilele alea a fost magie. De la şedinţa foto şi filmarea unui video de prezentare, la conferinţele de presă, la afişele cu noi din Cluj, la întâlnirile cu oameni din industrie. Cred că m-am bucurat de tot ca nimeni altul. Nu trăisem niciun fel de deziluzie în actorie până la acel moment. Marile mele dezamăgiri erau că nu am luat premiu la festivalul de adolescenţi X.
Între timp am intrat la facultate, m-am deprimat, am crezut că nu o să fac niciodată teatru după facultate, am făcut dintr-un noroc şi acum sunt actor la Teatrul Nottara. S-au întâmplat foarte multe în aceşti 10 ani, pe toate planurile. Mai ales că vorbim de o perioadă din viaţă în care te maturizezi, maturizare care vine inevitabil la pachet cu spulberarea unor vise din adolescenţă.

 

M.A.: Ţi-ai propus să ţi se întâmple ceva anume în aceşti zece ani, să o iei pe un anume drum?
V.B.: Nu mi-am propus nimic. Întotdeauna m-a enervat întrebarea: Cum te vezi în zece ani?, mi se pare că te limitează. Nu îţi dă ocazia să descoperi toate lucrurile mişto care ţi s-ar putea întâmpla accidental. Spre exemplu, nu mi-aş fi imaginat niciodată că o să ajung să lucrez cu copii, să scriu piese pentru ei, să îmi găsesc un sens ani buni în asta. Actorii la început de drum visează în general la chestii mult mai grandioase. În perioada în care eram student, nu mi-aş fi imaginat niciodată că o să ajung să lucrez cu studenţii. Toate astea şi multe altele, mi s-au întâmplat. Nu mi le-am propus.

M.A.: Care e motivul pentru care faci ceea ce faci în viaţă dar şi în teatru?
V.B.: Înainte căutam cu disperare să îmi găsesc o casă, un loc în care să contez. De asemenea, încercam să mă fac iubit, cu orice preţ. Cred că de-asta am şi dat la teatru, dintr-o nevoie disperată de iubire. Am avut noroc şi întâmplător am descoperit o meserie care mă pasionează. Acum caut să construiesc şi să descopăr. Încerc să găsesc insule în care să fiu înconjurat de oameni de la care să învăţ, construiesc o familie împreună cu logodnica mea şi viitoarea noastră fiică, experimentez (cum a fost încercarea de a regiza un spectacol - se cheamă Efecte secundare şi se va mai juca atunci când ne va permite pandemia, dar va fi arătat şi online ca parte din selecţia Festivalului Naţional de Teatru, 2021), lucrez cu studenţii şi încerc să mă întorc constant la poziţia în care eram în urmă cu zece ani, când am dat la teatru.

M.A.: Ce te susţine atunci când lucrurile par să se destrame?
V.B.: E o poveste cu regele Solomon care i-a cerut unui bijutier să îi facă un inel care să îl facă să plângă în momentele vesele şi să râdă în cele triste. Bijutierul i-a făcut un inel pe care a scris "Şi asta o să treacă". Am un presentiment că orice s-ar întâmpla, până la urmă va trece.

 

M.A.: În care rol ai simţit că te joci pe tine însuţi?/ Care rol (teatru sau film) a fost opusul a ceea ce eşti?
V.B.: M-am simţit foarte apropiat de rolul Louie din Yonkers, regizat de Andreea Vulpe la Unteatru. Joc acolo un unchi excentric care se pune deseori la mintea nepoţilor săi. Probabil că faptul că Andreea m-a rugat să inventez jocuri pe care să le joc cu copiii din piesă m-a sedus, nu ştiu. În rest, în toate rolurile am senzaţia că trebuie să mă apropii de cineva extrem de diferit de mine. Sunt rare ocaziile în care zic "asta aş zice şi eu" sau "asta aş face şi eu".

M.A.: Eşti unul dintre cei care ai avut şansa să faci şi teatru şi film. Înclini să preferi unul sau altul dintre cele două? Ce te surprinde la tine însuţi mai mult: rolurile din teatru sau cele din film?
V.B.: Nu cred că marea majoritate a actorilor din România au în general de ales. Filmul sau televiziunea de bună calitate vin ca ocazii rare de care trebuie să profiţi. Teatrul e locul în care merg şi performez mai des, fiind angajat într-un teatru de stat, la Nottara, în Bucureşti. Mi-a plăcut foarte mult când am lucrat în film, mi-a plăcut enorm când am lucrat cu cei de la HBO la serialul Valea Mută, regizat de Marian Crişan, la fel cum îmi place atunci când am parte de  o întâlnire cu cineva care mă face să descopăr lucruri altfel în teatru.

  

M.A.: De la blocurile gri din copilărie la mediul academic. Cum te-a ajutat mediul din copilărie să vrei să excelezi într-un mediu select sau selectiv sau cum vrei să-l defineşti?
V.B.: Înainte să ajung din Pantelimon la facultate am trecut prin Titan, unde ne-am mutat când aveam 9 ani. Nu aş vrea să dau impresia că am crescut într-un mediu în care nu am avut condiţii materiale sau emoţionale să mă dezvolt. Părinţii mei m-au crescut cu multă iubire iar casa noastră nu a dus niciodată lipsă de cele necesare creşterii unui copil, nici măcar în anii în care ei erau mai tineri şi câştigau mai puţini bani. Îmi amintesc cu drag de apartamentul nostru din Pantelimon, de paturile noastre suprapuse (am un frate mai mare) şi de cutiile cu jucării de sub pat. Nu am simţit niciodată că îmi lipseşte ceva. Mai mult decât atât, ca tânăr adult, am avut întotdeauna senzaţia că sunt susţinut, că am un acasă la care să mă întorc. Şi asta mi-a dat o linişte aparte. Nu am muncit mult din dorinţa de a ieşi dintr-un mediu vitregit. Chiar aş putea spune că a fost pe dos. În facultate, mi-era ruşine de colegii care nu aveau bani şi erau obligaţi să stea în cămin câte 4 în cameră şi să mănânce pe apucatelea. Multă vreme am crezut că motivaţia lor, experienţa lor de viaţă e mai puternică decât a mea. Sunt interesante mecanismele prin care un om vrea să facă ceva, să devină ceva. Eu nu am avut o presiune materială, o teamă că voi sfârşi într-un loc oribil sau ceva de genul ăsta. Totuşi, am simţit încă din facultate un fel de datorie să onorez tot ce mi s-a dat, toată iubirea şi încrederea cu care am fost învestit. E o discuţie interesantă despre cum educi un om, cu frică sau cu multă încredere şi iubire necondiţionată.

M.A.: Şi în aceeaşi idee: de la teatru la Les Macaques, un proiect muzical realizat împreună cu colega ta Cristina Juncu, unde simţi că trebuie pusă o graniţă pentru a evita dispersarea în prea multe profesii?/ Simţi că faci prea multe lucruri câteodată? Ţi-ar plăcea să te concentrezi mai degrabă pe ceva anume în loc să intri în mai multe proiecte deodată?
V.B.: Am avut multe perioade în care m-am risipit în prea multe direcţii, în care alergam non-stop dintr-o parte într-alta, eram mereu nervos şi frustrat şi aveam senzaţia că ar trebui să primesc mai multă înţelegere din partea tuturor oamenilor pentru care lucram. Nu cred că e rău să încerci să faci cât mai multe lucruri, dacă simţi o chemare pentru mai multe domenii. Te poate îmbogăţi enorm. În schimb, poate fi dăunător să nu ştii să îţi manageriezi timpul. Şi cred că trăim într-o cultură care recompensează workaholicii care se identifică total cu meseria lor. După capul meu, nu e niciun titlu de glorie să ai o relaţie de doi lei cu partenerul de viaţă, să munceşti non-stop şi să nu ştii să legi relaţii de prietenie dincolo de contextul muncii, indiferent de cât de performant ai ajunge în domeniul în care activezi.


M.A.: Cum integrezi viaţa personală şi viaţa de familie în cariera de actor, muzician, scriitor şi asistent al UNATC? Te depăşeşte câteodată sau nu? Dacă da ce faci să mergi mai departe şi dacă nu, cum de reuşeşti?:)
V.B.: În primul rând, nu sunt muzician. Nu am cunoştinţe în acest domeniu şi nu am făcut mai mult decât să cânt (nu foarte bine) în vreo două spectacole şi să fac nişte filmuleţe cu prietenii de la Les Macaques în pandemie. Deci rămân doar actor şi asistent la UNATC. Deşi, începând de anul ăsta, nu mai lucrez ca asistent la UNATC, ci ca profesor asociat la Universitatea Ovidius din Constanţa. În 2021, am şi regizat spectacolul Efecte secundare la unteatru dar a fost primul pas în direcţia asta. În paralel, fac cursuri cu copii. În ceea ce priveşte scrisul, e un fel de spaţiu liber din interiorul meu în care mă manifest fără niciun fel de pretenţii. Vine ca o necesitate de a scrie anumite cuvinte în detrimentul altora, atât. Probabil că tocmai această formă de amatorism îmi dă o libertate aparte. În acelaşi timp, mă face şi să fiu comod. Seria Pe când ele plângeau (primul episod e aici) am scris-o în aproape 2 ani. Dar, ca să îţi răspund la întrebare, au fost perioade în care am jonglat mult cu diverse programe şi în care am simţit deseori anxietate, teamă că voi sfârşi prin a face totul prost. Şi uneori se întâmplă să fie doar o perioadă. Dar a fost un punct în care am simţit că ăsta a devenit un mod de viaţă şi a trebuit să prioritizez, să aleg, să pierd ceva. În ceea ce priveşte viaţa de familie, am norocul de a avea o relaţie cu cineva care lucrează în acelaşi domeniu, cu care mă pot sfătui de fiecare dată când am senzaţia că lucrurile o iau razna.

M.A.: Ai un filosof preferat sau o filosofie de viaţă după care te ghidezi?
V.B.: "Moartea nu e cea mai mare pierdere în viaţă. Cea mai mare pierdere e ceea ce moare în noi cât încă suntem în viaţă." - Tupac Shakur

M.A.: Simţi că ai o misiune făcând ceea ce faci?
V.B.: Nu mai mult decât sper că simte un instalator atunci când îmi repară chiuveta. Simt că am ales, fără să îmi pună nimeni un pistol la tâmplă să fac o meserie şi cred că e datoria oricărui om să nu îşi bată joc de el însuşi făcându-şi prost meseria. Cred că teatrul are un rol în orice societate, cred în cultură la fel cum cred şi în educaţie şi în forţa ei de a schimba. Dar cred că ar fi o presiune prea mare pentru un biet om să meargă la locul de muncă în fiecare zi cu gândul: am misiunea de a... Fiecare meserie îşi are rostul dar şi limitele ei. Oamenii care o practică, pot să o facă să însemne mai mult. Şi dacă le place ce fac, întotdeauna vor încerca să facă asta.


M.A.: De ce ai rămas în ţară (mai ales când ai un frate care a reuşit într-o ţară străină)?
V.B.: Cu siguranţă nu dintr-un patriotism ieşit din comun. Discutând cu diverşi oameni care au încercat să facă actorie în altă parte, am tras la 18 ani concluzia că s-ar putea să mă limiteze, să ajung să joc o bună parte din viaţă roluri de imigrant şi să fiu forţat să mă preocup mai degrabă de chestii externe cum ar fi accentul decât de a învăţa să joc efectiv. Pe parcursul vieţii adulte, mi s-au dezvoltat multe sentimente în legătură cu România. E acasă, şi acasă înseamnă multe lucruri. E ca relaţia cu părinţii, cu care poate nu eşti de acord, de care poate eşti dezamăgit sau pe care eşti furios, dar la sfârşitul zilei, tot părinţii tăi rămân.

M.A.: Ce ai vrea să schimbi în România prin artă?
V.B.: Visez la o lume în care oamenii au parte de profesori care le dau încredere, în care procesul de educaţie nu e doar un lung şir de date şi momente, o lume în care toate informaţiile pe care le învăţăm sunt predate într-un mod în care ne seduc, ne fac să vrem mai mult. Şi arta are capacitatea asta extraordinară. Eu am vrut să învăţ mai multe despre istoria României după ce am auzit nişte cântece de Surorile Osoianu. Înainte să fac reforme în arta teatrală, eu simt nevoia de a mă preocupa de educaţia, de regândirea felului în care eu am fost învăţat, de a reînvăţa ce nu am putut la momentele la care aş fi putut să o fac. Cred că educaţia şi cultura merg mână în mână. Sunt forme prin care omul îşi măreşte experienţa de viaţă.

M.A.: Care crezi că e rolul tău în viaţa asta? Marele rol...
V.B.: Sper să nu am doar unul. Sper să fiu un tată bun pentru copilul meu, sper să fiu un profesor bun pentru studenţii şi copiii cu care lucrez, sper să fiu un actor bun pentru spectatorii din fiecare seară, sper că dacă voi mai face regie să coordonez bine proiectele în care îmi voi investi energia. Şi sper ca viaţa să îmi dea cât mai multe roluri bune.

M.A.: Ai iniţiative activiste prin teatru?
V.B.: Nu neapărat. Mă interesează poveştile bune. Dacă se întâmplă să aibă şi o atitudine sau să conţină un îndemn la un anumit fel de reacţie faţă de lumea contemporană, foarte bine. Dar nu urmăresc niciodată nici măcar ca spectator mesajul. Un mesaj are o singură dimensiune. O poveste are un număr nelimitat de dimensiuni.

M.A.: Dacă ai putea schimba lumea, cum ai face-o?
V.B.: Aş investi major în educaţie. Mi se pare că pendulăm undeva între două tipologii: omul cult înapoiat emoţional care se dă deştept cu cărţile citite / filmele văzute şi revoltatul aproape analfabet care nu înţelege utilitatea şcolii. Aceste tipuri de personalităţi şi multe altele derivă dintr-o neînţelegere adâncă şi sistemică a conceptului de educaţie. Nu cred că ideea de cultură sau de educaţie ar trebui să fie ceva elitist. Şi nu cred că educaţia se referă doar la numărul de cărţi citite, respectiv de date istorice reţinute. Cred că educaţia trebuie să seducă, să aibă un pachet frumos ambalat cu fundiţă, să fie cool, relatable. Să îţi deschidă lumi, să fie ca un câmp magic.

M.A.: Care crezi că e viitorul filmului?
V.B.: Cred că o să se dezvolte tot mai multe tehnologii imersive şi că ruptura dintre filmul de artă/ filmul de autor şi filmele comerciale va fi tot mai mare.

M.A.: Ce poate fi profund greşit vs profund inovativ la filmele care rulează pe marile ecrane în format 4D (adică 3D + scaune mobile + soluţii ambientale ce includ miros, stropi, vânt etc)?
V.B.: Eu cred că la un moment dat, o să se dezvolte suficient de mult tehnologia ca să poţi face un produs artistic cu mijloacele astea (scaun mobil, vânt pe la picioare şi tot restul). Momentan e la nivel de bâlci, clar. Dar şi filmele erau la începutul lor ceva rudă cu atracţia de bâlci. Te uitai prin kinetoscop la nişte imagini. Eu nu văd în schimbările produse (fie ele şi de formă) un tip de desacralizare a artei sau ceva de genul ăsta. Sigur la un moment dat va veni un nou Tarantino care va face un film în care ni se suflă vânt în freză care ne va da pe spate.

 

(Între timp Vlad a devenit tată. Iată continuarea interviului, după o săptămână de întâlnire în virtual)

M.A.: Ai devenit tată de câteva zile. S-a schimbat ceva legat de percepţia asupra celor spuse mai sus?
V.B.: E o senzaţie de parcă eşti în aer. Nu prea ştiu cum a trecut săptămâna asta. Momentan, până la externare, mă hrănesc cu poze şi filmuleţe cu un bebeluş de care mă mir constant, de care mă ataşez prin whats app. E aşa ciudat că e fata mea. Nimeni nu îţi povesteşte cât de stranie e toată povestea asta cu a fi părinte. E frumos şi violent în acelaşi timp. Un râu care îţi sfâşie sufletul. În momentul ăsta, nu am voie să intru nici măcar în curtea spitalului în care sunt iubita şi fiica mea. Dar azi, după externare, o să pot să le duc acasă şi să am grijă de ele. Sau ele de mine. Luând lucrurile pe rând, pas cu pas, momentan, sunt liber pentru câteva zile. Şi am să profit din plin. După asta, mai vedem...

Foto: Adrian Danciu (site)

N-aş putea rămâne într-un mediu artistic care nu caută schimbarea şi transformarea, care nu e ancorat în prezent - Vitrine Imposibile

 

Actriţă, traducător şi facilitator de cursuri, Denisa Nicolae s-a implicat de curând şi în realizarea instalaţiei performative Vitrine Imposibile, produsă de Vanner Collective, companie a cărei co-fondatoare este. Vitrine Imposibile a propus o călătorie în trei galerii de artă de pe Calea Victoriei, în care se adăpostesc sau sunt prinşi trei actori care le vorbesc spectatorilor despre frici, clişee, visuri dar şi despre condiţia actorului şi rezilienţa creatorilor de teatru pe timp de pandemie.
Despre dialogul cu spectatorul pe care şi-l doreşte în orice demers al Vanner Collective, forme inovatoare de a pune în scenă (sau în vitrină) teatrul şi aşteptările care devin obiective spune mai multe Denisa, în interviul de mai jos.


Anca Spiridon: Povesteşte-ne puţin despre tine: cum te-ai format ca artist?
Denisa Nicolae: Am terminat U.N.A.T.C., Facultatea de Teatru, secţia actorie, licenţă şi masterat. Indiferent de păreri, care sunt cât se poate de subiective şi experienţele cât se poate de personale, cred în puterea şcolii de a naşte artişti, acţionând ca un catalizator de resurse cu potenţial, ce au nevoie de cizelare şi dezvoltare. Mai simplu spus, drumul meu în încercarea de a deveni artist, pe lângă cele lipsite de conştientizare de dinainte, a început din facultate. Este o perioadă guvernată, în mare, de încercări, de curiozităţi, de descoperiri, de dezamăgiri. Dar există drive-ul de a continua, de a învăţa, de a perfecta, un atribut pe care îl găsesc esenţial în ceea ce numesc eu artist. Prea rar aud actori care îşi spun artişti, deşi au poate toate motivele să o facă.

Sunt actriţă, co-fondator al Companiei de teatru Vanner Collective, traducător, designer şi facilitator de cursuri de dezvoltare prin tehnici teatrale. Sunt în continuă căutare, încerc forme noi de exprimare artistică. Lucrul în Vanner m-a învăţat enorm de multe lucruri, atât pe parte profesională, cât şi personală. Sunt foarte deschisă şi doritoare să îmbunătăţesc lucrurile, să aduc în fiecare proiect şi fiecare întâlnire profesionalism, noutate, curaj. Mă uit la ce produse artistice ies în ţară, apreciez şi urmăresc companii din afară. Mai presus de toate, însă, în formarea continuă a vieţii mele artistice, empatia, ascultarea, înţelegerea nevoilor şi iubirea de oameni sunt pilonii pe care mă sprijin.

A.S.: Dintre toate lucrurile pe care le puteai face, de ce tocmai arta performativă?
D.N.: Mă întreb adesea şi eu asta. Şi m-am întrebat frecvent încă din facultate, când nu fiecare încercare era însoţită de succes. Am avut şi am nevoie să ştiu că fac ceva relevant. Relevant pentru mine înseamnă să fiu în armonie cu ce sunt, cu ce îmi doresc de la meserie. A fost o conjunctură fericită în care nevoia de a mă exprima artistic, venită din copilărie, a fost încurajată şi susţinută de părinţii mei. Mai profund, putem vorbi, sigur, de nevoia de a fi văzută şi auzită, de a fi apreciată, poate chiar de a mă ascunde. Este un paradox. O fac pentru oameni, dintr-o nevoie viscerală de a construi acel ceva spre a fi arătat, cu rezerva de iubire asupra propriei persoane, cu doza de egoism şi conştientizare că fiecare proiect mă ajută să cresc, mă arată şi pe mine şi mă mai vindecă puţin.


A.S.: Simţi vreo evoluţie în ceea ce priveşte arta performativă în România, faţă de începuturile tale?
D.N.: Nu sunt chiar atât de bătrână. Sunt pe "piaţă" de vreo 10 ani. Absolut că există o evoluţie, altfel n-aş putea rămâne într-un mediu artistic care nu caută schimbarea şi transformarea, care nu e ancorat în prezent. Nevoia de exprimare artistică există, e bogată, oamenii sunt plini de resurse creative, sunt dornici să experimenteze, sunt curajoşi. Rămân, din păcate, fără voce sau fără ecou, în lipsa unui ajutor susţinut pe parte financiară. Arta performativă caută să apropie oamenii, să îi aducă aproape. Eu când mă gândesc la artă performativă îmi doresc să nu fie privită ca fiind de nişă, sau drept ceva experimentalo-ciudat. Dar, în orice formă s-ar desfăşura şi oriunde, ea vine să completeze, nu să suplinească educaţia, respectul, bunăstarea. Dacă oamenii nu află şi nu se bucură de ea şi dacă ea nu are capacitatea de a transforma, arta performativă devine zadarnică.


A.S.: Cum percepi publicul de la noi şi ce relaţie ai cu el?
D.N.: Este un subiect de interes pentru mine - relaţia cu publicul, din dubla mea perspectivă, cea de actor, dar şi producător şi iniţiator de proiecte. Mă interesează, sigur, să ajungă produsul meu la ei. Să afle de el, să le capteze atenţia, să le fie stârnită curiozitatea şi să-i activeze. Este la fel de important ca mesajul să ajungă unde trebuie, unde este nevoie de el. Simt că fiecare spaţiu cultural şi-a format un public al lui, care îi devine fidel. Noi suntem o companie de teatru fără de casă, căutăm pentru spectacolele noastre nu numai adăpost, ci şi un mediu familiar şi prietenos în care spectacolele să trăiască mult şi bine. Conjunctura aceasta face ca publicul nostru să fie, în mare, cel al teatrelor partenere, spaţii din mediul independent şi privat.

Mă interesează, însă, în aceeaşi măsură, dialogul cu spectatorii care încă nu au încercat şi altceva. Atragerea de public nou. Există o deschidere şi o direcţie clară, pare-se, în ce fac, în ce facem în Vanner, în ceea ce priveşte interacţiunea cu publicul. Cele mai multe spectacole de-ale noastre sunt interactive, implică publicul. Îmi place să ne cunoaştem, să ne vorbim şi să ne ascultăm şi în afara scenei. Să spargem puţin bariera dintre creator şi spectator, să ne lipsim de preconcepţii sau de etichete şi să comunicăm uman. Dacă tot vorbim despre acest schimb minunat de energie ce se produce în timpul actului artistic, de ce să nu ne bucurăm de el şi după?


A.S.: De unde vine ideea Vitrinelor Imposibile şi cum ai ajuns să faci parte din proiect?
D.N.: Vitrine Imposibile este un proiect iniţiat de Vanner Collective în colaborare cu regizoarea Iulia Grigoriu. Ideea proiectului a apărut undeva la începutul pandemiei, în încercarea de a rămâne conectaţi, de a găsi şi crea forme inovative de teatru care să corespundă măsurilor de siguranţă impuse de pandemie şi care să vorbească, totodată, de condiţia actorului în această perioadă. În acelaşi timp, ne bântuia întrebarea dacă mai este teatrul relevant în situaţii de criză, în situaţii ca aceasta pe care o trăim şi dacă da, cum? Ce formă poate să ia el? La ce trebuie să renunţe şi ce poate câştiga? Aşa am ajuns cu performance-urile în vitrinele unor galerii de artă, protejaţi şi totodată izolaţi, închişi în spatele geamului mare de sticlă. A fost un proces foarte interesant şi important, cred, în viaţa artistică a fiecăruia dintre noi. Vitrine Imposibile este un proiect valoros, care vorbeşte pe multe paliere tuturor celor implicaţi în dezvoltarea şi crearea lui, dar şi celor care stau de partea cealaltă a geamului.

A.S.: Cum ţi se par cele trei personaje şi care crezi că e misiunea proiectului?
D.N.: Personajele, aceste fiinţe improbabile, imposibile, închise in spatele geamului de sticlă, sunt o oglindă cât de poate de reală şi de nedorit, pe alocuri, a umanităţii. Vorbesc despre frici, dorinţe, clişee, adevăr, aducându-i pe spectatori până în punctul în care se recunosc şi se identifică cu ele, cu discursul lor. Personajele sunt vii, puternice, te însoţesc mai departe de punctul în care ai părăsit vitrina şi le-ai lăsat în urmă. Le-am prins, le-am închis, le-am izolat, le-am arătat lumii doar ca ele să ne stârnească să ne uităm mai atent la noi.

 Nicoleta Hâncu / Codrin Boldea / Ionuţ Grama

Acesta a fost şi pariul, să prezentăm aceste personaje ca fiind nişte ciudăţenii, fiinţe imposibile, ca în urma întâlnirii să transpară similitudinile cu cel care îi priveşte, îi respinge, se teme de ele. Misiunea proiectului ţine, din punctul meu de vedere, dincolo de revelaţiile şi emoţiile produse de aceste capsule de teatru, de aducerea oamenilor "împreună" în context de siguranţă, martori la rezilienţa şi puterea teatrului de a transmite şi de a se adapta.

A.S.: Care a fost cea mai grea şi care cea mai faină parte a performance-ului?
D.N.: În acest proiect mi-am asumat, alături de Liviu, exclusiv rolurile de producător şi organizator ai evenimentelor Vitrine Imposibile. Pe partea aceasta, nu au existat situaţii cărora nu le-am găsit rezolvare. Am avut lângă noi o echipă creativă grozavă, organizată, receptivă şi adaptabilă. Poate că cea mai grea perioadă a fost aceea în care rata de infectare a început să crească vertiginos şi proiectul în care Calea Victoriei era pietonală s-a închis înainte de data stabilită. Au fost câteva zile în care nu ştiam dacă vom mai putea desfăşura evenimentele. Le-am ţinut cu un număr mai mic de spectatori şi a fost foarte bine. Foarte profund şi intim. Cea mai faină parte a fost, pentru mine, să pot să văd la ultima reprezentaţie performance-urile şi să mă bucur de ele, să observ cum rezonează în spectator şi câtă curiozitate stârnesc printre trecători.


A.S.: Cum e să lucrezi cu toate echipa din faţa şi din spatele Vitrinelor?
D.N.: Aşa cum am mai spus, Vitrinele au avut parte de o echipă creativă, artistică şi organizatorică grozavă. Proiectul a facilitat sudarea unor legături cu oameni cu care am mai lucrat şi cu care rezonăm artistic, dar a adus şi oameni cu care cu care nu mai lucrasem înainte, pe care îi ştiam însă şi îi apreciam, oameni cu care cu siguranţă mi-aş dori să mai lucrez.

A.S.: Te-ai temut de ceva când te-ai implicat în acest proiect?
D.N.: Nu, nu ştiu să mă fi temut de ceva. Nici măcar de riscul de a nu primi finanţare (este un proiect co-finanţat de Arcub). Pot să recunosc valoarea unui proiect, încă de pe hârtie şi cumva am ştiut că el va găsi o cale să ia viaţă.

A.S.: Cum ţi se par reacţiile de până acum la Vitrine Imposibile şi ce aşteptări ai avut? A venit acest proiect cu surprize?
D.N.: Reacţiile şi feedbackul primite ne-au adus mai mult decât bucurie şi satisfacţie, ne-au dat un boost de energie şi dorinţă să căutăm să continuăm proiectul. Este uşor replicabil, deja ne uităm şi suntem deschişi în a primi propuneri de spaţii expoziţionale în care să mergem. Dacă e să mă leg de aşteptările pe care le-am şi preconizat în proiect, şi anume să atragă oameni, să se vorbească despre proiect, să stârnească dorinţa de a lua parte la eveniment, atunci aşteptările şi obiectivele au fost atinse. În fiecare proiect pe care îl facem, aşteptările devin obiective clar formulate spre care ne îndreptăm energia. Cred că şi surprizele fac parte din proces, fie ele plăcute sau mai puţin dorite. Nu ştiu să menţionez acum una asupra căreia să mă opresc.

A.S.: Cu ce ai vrea să plece privitorii acasă după acest performance?
D.N.: Cu dorinţa de a mai căuta experienţe similare şi cu un sentiment de asumare şi apartenenţă. Şi curioşi să cunoască şi să urmărească Vanner, acest colectiv de oameni care creează lucruri faine.


A.S.: Ce mai pregăteşti în viitorul apropiat?
D.N.: Pregătim proiectul Captain Amazing, cu spectacol la unteatru cinematic şi live când vom putea. Îl vom lansa la mijlocul lunii noiembrie. Este un proiect foarte drag mie, pentru care mi-am asumat, din nou, rolul de producător. Este vorba despre un one-man show cu Liviu Romanescu, un spectacol duios, amuzant, dureros de emoţionant. Proiectul vorbeşte despre vulnerabilitate ca super-putere. Pe lângă spectacol, vom prezenta 6 podcasturi cu 6 artişti din arii diferite care folosesc vulnerabilitatea în procesul de creaţie şi un serial Captain Amazing pe tik-tok, ca instrument de învăţare prin contra-exemplu. Este, pentru noi, o toamnă cu roade.


Vitrine Imposibile


Cred că am adus o gură de aer proaspăt în traficul nebun după îngheţată de pe Calea Victoriei - Vitrine Imposibile

 

Când nu este actor sau director al Festivalului Naţional de Teatru Tânăr Ideo Ideis, Liviu Romanescu este unul dintre fondatorii companiei de teatru independent Vanner Collective. Din 2015, de la înfiinţarea Vanner, a descoperit că îi place formula de lucru cu echipe, în baza căreia funcţionează o companie de teatru, poate chiar mai mult decât implicarea directă ca actor într-un produs artistic.
De-a lungul timpului, alături de echipa Vanner, a abordat în piesele produse subiecte ca bullying-ul, dar din perspectiva agresorului, controlul statului asupra cetăţeanului şi, în ultimul proiect derulat, instalaţia performativă
Vitrine Imposibile, dorinţe, regrete şi proiecţii ale oricăruia dintre noi.
Despre lucrul cu echipa proiectului, temeri şi provocările de a pune o piesă în vitrină pe timp de pandemie spune mai multe Liviu, în interviul de mai jos.


Anca Spiridon: Povesteşte-ne puţin despre tine: cum te-ai format ca artist?
Liviu Romanescu: Sunt crescut şi cu 7 ani de acasă din educatul şi tradiţionalistul târg al Iaşiului, apoi m-am relocat în bazarul bucureştean unde am absolvit actoria la UNATC. După asta, am avut şansa de a hoinări la o fermă din Oxford, unde am trăit experienţa The Oxford School of Drama. Sunt un iubitor de oameni şi apărător al bunului simţ şi al respectului între artişti. În 2015 am pus bazele companiei artistice Vanner Collective.

A.S.: Dintre toate lucrurile pe care le puteai face, de ce tocmai arta performativă?
L.R.: Am crescut într-un mediu aşezat, cuminte, cu temeri mari. Cel mai bun remediu se pare că a fost mediul performativ - dinamic, obraznic şi cu temeri şi mai mari, cât timp nu eşti sincer cu tine. Am simţit că aici e loc pentru autenticitate în ceea ce mă priveşte.

A.S.: Simţi vreo evoluţie în ceea ce priveşte arta performativă în România, faţă de începuturile tale?
L.R.: S-a dezvoltat de când am absolvit în 2006, în tinereţile mele. Aş zice că s-a dezvoltat prea puţin, însă direcţia performativă nu cunoaşte o tradiţie pe meleagurile noastre. Aşa că nu mă miră că e foarte puţin dezvoltată în atâţia ani de zile. Dar, sigur, ca la orice proces de creştere, necesită resurse, investiţii, iar domeniul cultural este... nu mai zic.

A.S.: Cum ai aflat de Vitrine Imposibile şi cum ai ajuns să faci parte din proiect?
L.R.: Vitrinele Imposibile sunt un concept cu care regizoarea Iulia Grigoriu a venit către noi din luna aprilie 2020, din proaspăta pandemie. A durat însă timp până am putut aduna resursele ca să dăm formă ideilor, apropo de ce ziceam mai sus. Am ştiut că este un concept puternic, extrem de valabil în aceste timpuri, aşa că nu am stat prea mult pe gânduri şi am decis să îl facem (mă refer la Vanner Collective).

A.S.: Cum ţi se par cele trei personaje şi care crezi că e misiunea proiectului?
L.R.: Proiectul îşi propune să reflecte realitatea imediată a trecătorilor, a oamenilor în acest punct al existenţei umane. Avem de-a face cu dorinţe, regrete şi proiecţii, în timp ce ne reflectăm în vitrina în care stă expus Copilul Nenăscut, Răul Necurat sau Omul Complet Complet Fericit

A.S.: Care a fost cea mai grea şi care cea mai faină parte a performance-ului?
L.R.: În rolul meu de producător, şi nu de actor, în cazul Vitrinelor, prin prisma faptului că este un proiect gândit în 3 galerii diferite, cu grupuri de spectatori care se deplasează şi logistici variate, aş zice că partea organizatorică a fost cea mai provocatoare pentru mine. Un mare avantaj a fost acordarea extrem de bună dintre actori şi regizoarea Iulia Grigoriu, fapt ce a condus la o linişte că, din punct de vedere artistic, totul este "aşezat dinainte", iar echipa trebuie doar să implementeze logistica eficient la faţa locului (timpul de pregătire în vitrine a fost extrem de scurt, cel puţin comparativ cu ce eşti obişnuit într-un teatru atunci când montezi).
Rewarding a fost să vezi grupurile de spectatori plimbându-se agale şi organizat pe Calea Victoriei cu căşti luminate în jurul gâtului, relaxaţi şi liniştiţi. Căci erau la spectacol.

A.S.: Cum e să lucrezi cu toată echipa din faţa şi din spatele Vitrinelor?
L.R.: Cum am spus şi mai sus, actorii profesionişti au dat o mare linişte echipei de producţie din spate. Munca din spate mereu e mai mare decât ce se vede, dar lecţia asta o ştim deja. Echipa din faţa Vitrinelor a fost una tânără, plină de voluntari (tineri, fresh). Cred că am adus o gură de aer proaspăt în traficul nebun după îngheţată de pe Calea Victoriei.




A.S.: Te-ai temut de ceva când te-ai implicat în acest proiect?
L.R.: M-am temut să nu o ia razna autorităţile cu neclaritatea măsurilor legate de rata de infectare. Lucru care, din păcate, s-a întâmplat la începutul lunii octombrie. Au creat foarte mult haos. Dar am avut parteneri de încredere şi o echipă cu forţă mare de adaptare.

A.S.: Cum ţi se par reacţiile la Vitrine Imposibile şi ce aşteptări ai avut? A venit acest proiect cu surprize?
L.R.: Am ştiut că va fi un proiect cu succes, ca formă, ca impact în spaţiul străzii. Şi a fost un lucru confirmat de feedback-ul primit direct din partea spectatorilor.

A.S.: Cu ce ai vrea să plece privitorii acasă după acest performance?
L.R.: Cu o linişte legată de vremurile pe care le trăim.

A.S.: Ce mai pregăteşti în viitorul apropiat?
L.R.: Lucrăm cu avânt în acest moment la un nou proiect Vanner Collective centrat pe tema vulnerabilităţii privită ca super-putere. Captain Amazing îşi va face apariţia curând pe ecrane şi apoi în sala de spectacol a unteatru.


N-aş putea rămâne într-un...